¿Cuándo comenzó el jazz?
Es una pregunta que se mantendrá para siempre sin respuesta.
La primera grabación de jazz se efectuó en 1917, pero la música existía por
lo menos en su estado primitivo desde hacía 20 años.
Influenciado por la
música clásica, marchas, spirituals, work songs, ragtime, blues y la música
popular de la época, el jazz ya era una forma particular de música cuando
comenzó su documentación. Es probable que el jazz fuera inicialmente
interpretado por músicos sin educación musical que tocaban en bandas de
marchas en Nueva Orleans.
La música era una parte importante de la vida cotidiana de esta ciudad desde
por lo menos la década de 1890, con bandas de bronces que se contrataban
para tocar en desfiles, funerales, fiestas y bailes. Es plausible pensar que
los músicos, que frecuentemente no leían música, no tocaban las melodías de
manera continua, sino que le agregaban variaciones para mantener las
actuaciones interesantes. Puesto que el cornetista Buddy Bolden, el primer
músico famoso en ser considerado jazzista, formó su banda en 1895, se podría
usar ésa como una fecha simbólica del nacimiento del jazz.
Durante las próximas dos décadas no existe documentación del jazz, si bien
se sabe que progresó a pasos lentos. Freddie Keppard sucedió a Bolden como
el cornetista de más prestigio de Nueva Orleans, pero fue rápidamente
superado por King Oliver. Aunque algunos músicos de Nueva Orleans viajaron
al norte, el jazz se mantuvo estrictamente como una expresión musical típica
de Nueva Orleans hasta la primera guerra mundial. El 30 de enero de 1917, un
grupo de músicos blancos llamado, sin modestia alguna, The Original
Dixieland Jass Band (ODJB) grabó "Darktown Strutter's Ball" e "Indiana" para
el sello Columbia. La música se consideró demasiado revolucionaria para la
época y no se publicó, sin embargo, dos meses después la ODJB grabó para el
sello Victor "Livery Stable Blues" y "The Original Dixieland One Step",
temas que tuvieron gran éxito. Otros grupos se unieron al movimiento y
también comenzaron a grabar. Así el jazz se convirtió en moda, ya que los
promotores vieron una oportunidad de ganar dinero fácilmente. Pasarían
varios años antes de que se hicieran grabaciones de músicos negros. En ese
tiempo comenzaron a oírse opiniones que mantenían que los blancos habían
inventado el jazz.
Más tarde surgió una corriente contraria, que existe hasta hoy, que apoyaba
la idea de que el jazz era una música negra y que sólo los negros tenían el
conocimiento, sentimiento y talento para tocarla. Se ha probado en muchas
ocasiones que ambas posiciones son falsas. En 1920, Mamie Smith grabó el
primer blues, "Crazy Blues", y la moda del jazz fue reemplazada por la de
los blues. Sin embargo, el jazz continuó progresando y los New Orleans
Rhythm Kings, uno de los primeros grupos que tocaba improvisando solos,
sonaba en 1922 como si llevara una década de progreso sobre los ODJB.
El año 1923 fue de gran importancia, porque durante ese año hicieron
grabaciones debut la King Oliver's Creole Band (la cual incluía en corneta a
Louis Armstrong y en clarinete a Johnny Dodds), la cantante de blues Bessie
Smith y el compositor y pianista Jelly Roll Morton. Aunque la banda de King
Oliver se consideraba dentro de las más importantes de Nueva Orleans por sus
improvisaciones en conjunto, sería Louis Armstrong quien tendría la mayor
influencia y eventualmente cambiaría el jazz.
La movilización de los negros del sur de los Estados Unidos, buscando
mejores condiciones económicas, también contribuyó a que a los músicos de
jazz salieran de Nueva Orleans hacia otras ciudades del norte y oeste y, a
principios de los años '20, Chicago se convirtió en el centro del jazz.
Cuando Armstrong se unió a la banda de Fletcher Henderson en Nueva York en
1924, descubrió que los músicos neoyorquinos, aunque técnicamente
superiores, con frecuencia tocaban en stacatto y sin la emoción de los blues.
Armstrong , con sus solos dramáticos y explosivos en la banda de Henderson,
tuvo una inmensa influencia al cambiar la manera de frasear solos, abriendo
así nuevos caminos de improvisación. Se puede afirmar que Louis Armstrong
fue el principal responsable (aunque es probable que hubiera ocurrido
eventualmente) por el cambio del énfasis del jazz de improvisación colectiva
a solos individuales, lo cual ayudó a la creación del swing. En la década de
los '20, el jazz comenzó a influir a las orquestas de baile y hasta los
conjuntos más comerciales comenzaron a tener pequeños solos y secciones
rítmicas sincopadas.
La espectacular serie de grabaciones de Louis Armstrong y sus Hot Five y Hot
Seven inspiró a otros músicos a crecer y al mismo tiempo popularizó el canto
en scat y una manera relajada de frasear vocalmente las canciones, lo cual
influenció a Bing Crosby y a futuros cantantes. Músicos como el cornetista
Bix Beiderbecke, que tenía un sonido menos cálido que el de Armstrong, el
pianista Jelly Roll Morton, tanto como solista o con su grupo Red Hot
Peppers, el pianista James P. Johnson, el compositor y arreglador Duke
Ellington y el emergente saxo tenor Coleman Hawkins, se transformaron en
importantes fuerzas en el mundo del jazz.
Durante la segunda mitad de la década, las orquestas con mayor número de
músicos y con base en el jazz se hicieron populares y la improvisación
colectiva que distinguía el estilo Dixieland se encontró fuera de moda y
restringida a pequeños grupos. Otro de los efectos de la Depresión fue
desplazar al Dixieland casi completamente por más de diez años. El público
no quería acordarse de la época desenfrenada de los años '20 y por algunos
años prefirió las baladas y la música de baile. Sin embargo, cuando en 1935
repentinamente se hizo famoso Benny Goodman, una nueva generación demostró
que lo que le interesaba era hacer lo que fuera para ignorar la Depresión y
pasarlo bien bailando con orquestas de swing.
El período de 1935 a 1946 se conoce como la era de las Big Bands, o grandes
orquestas, que dominaron los rankings de la música popular. También en la
misma década, el jazz fue una parte importante de la música popular, no sólo
una influencia como lo había sido anteriormente. Glenn Miller y Artie Shaw
vendieron millones de discos y Benny Goodman, Count Basie y Duke Ellington
eran nombres reconocidos por el público en general. Por esos años el jazz se
desarrolló de varias maneras. Nuevos solistas, como los pianistas Art Tatum
y Teddy Wilson y los trompetistas Roy Eldrige y Bunny Berigan, inventaron
estilos alternativos. Los arreglos de las Big Bands se tornaron más
sofisticados, el Dixieland revivió y fue redescubierto (la Yerba Buena Jazz
Band de Lou Watters fue en parte responsable por este renacimiento), y se
celebraba el jazz como una parte importante de la cultura norteamericana.
Lamentablemente, esta era de oro de popularidad no duraría. Como
consecuencia de la evolución continua del jazz, fue tal vez inevitable que
avanzara más rápidamente que las preferencias del público en cuanto a música
popular.
Al
principio de los '40 muchos de los jóvenes músicos quisieron ir más allá de
la música de swing y desarrollar sus propios conceptos. El saxofonista
Charlie Parker y el trompetista Dizzy Gillespie fueron los fundadores
principales de un nuevo estilo llamado bepob o bop, pero no fueron los
únicos y docenas de otros se les unieron. Una de las características del
bebop era introducir el tema rápidamente para luego iniciar las
improvisaciones. Las armonías y ritmos se hicieron mucho más complicados y,
más importante aún, la música que se tocaba era cada vez menos apta para
bailar. Una huelga de grabación entre los años 1942 y 1944, un impuesto
prohibitivo a los espectáculos - el cual hizo cerrar a muchos de los salones
de baile- y la creciente acogida del público a los cantantes populares,
condenaron a las Big Bands a su extinción. Al mismo tiempo, la eliminación
de las pistas de baile en mucho de los clubes convirtió al jazz en una
música estrictamente para ser escuchada. Al ser elevada a nivel de música de
arte, el jazz se aisló del mundo de la música popular y su público disminuyó
drásticamente, mientras otros estilos más simples se creaban para llenar el
vacío.
Sin embargo, la decaída comercial no frenó el crecimiento artístico
del jazz. El bop, inicialmente considerado un estilo revolucionario (la
huelga de grabaciones no les permitió a muchos conocer su gradual
crecimiento), se transformó en la parte más importante de la corriente del
jazz al comenzar la década de los '50. El cool jazz, jazz de la costa oeste,
que daba más énfasis a tonos y arreglos más suaves y que llegó a la cima de
su popularidad a media década, y el hard bop (que incorpora los elementos de
más sensibilidad del jazz [soul] descartados por los creadores y seguidores
del bebop), fueron ramas del bebop que tuvieron sus aficionados. Pero con el
surgimiento de la avant garde, o free jazz, la música improvisada
experimentó el mayor salto, abandonando aún a más seguidores. Cuando Ornette
Coleman y su cuarteto se presentaron en el Five Spot en Nueva York en 1959,
muchos aficionados que comenzaban a aceptar la música de Thelonious Monk
quedaron perplejos. Ornette y su grupo interpretaban un tema en unísono y
luego improvisaban muy libremente sin utilizar ningún acorde. Durante el
mismo período, John Coltrane, quien había llevado el bop a extremos con el
interminable número de acordes que usó al grabar "Giant Steps", comenzó a
improvisar apasionadamente sobre vamps (acompañamientos improvisados
repetitivos).
La atonalidad percusiva del pianista Cecil Taylor debía tanto a la música
clásica contemporánea como a los estilistas de jazz de épocas anteriores y
los exagerados saltos de intervalos de Eric Dolphy eran completamente
imposibles de predecir. El jazz avant garde había llegado. A mitad de los
'60 el free jazz estaba lleno de improvisaciones de mucha energía por medio
de las cuales se exploraba tanto el sonido como las notas. Dentro de pocos
años, cuando surgieron el Art Ensemble of Chicago y Anthony Braxton, el
espacio en la música se utilizaba mucho más libremente y a fines de los '70
muchos artistas avant garde dedicaban más tiempo a integrar improvisaciones
con composiciones complejas. La música ya no era una forma libre continua,
sino que los músicos gozaban de libertad completa en sus solos para crear
cualquier sonido que les pareciera adecuado. Aunque este estilo ha sido
oscurecido por otros desde los '70, es todavía una opción viable para los
improvisadores y sus innovaciones continúan influyendo indirectamente en la
corriente moderna del jazz.
La década de los '70 se reconoce más bien como la era de la fusión, cuando
muchos de los jazzistas integraron aspectos del rock , rhythm and blues y
música pop con su propia música. Hasta fines de los '60, el jazz y el rock
se mantuvieron separados, pero con el surgimiento del teclado electrónico
hubo mucha experimentación. Miles Davis, quien fue innovador en el bop, cool
jazz, hard bop y su propia estilo de avant garde, estableció los patrones de
la fusión cuando grabó "In a Silent Way" y "Bitches Brew". Se comenzaron a
formar grupos que combinaban la improvisación y musicalidad del jazz con la
fuerza y ritmos del rock. Dentro de los más notables están Return to Forever,
Weather Report y Mahavishnu Orchestra. Ya en 1975 este movimiento comenzó a
quedarse sin combustible artístico, pero debido a su potencial comercial ha
continuado hasta hoy, frecuentemente en una forma aguada como mezcla del pop
instrumental y recibiendo el inexacto nombre de "jazz contemporáneo" o "acid
jazz". La trayectoria del jazz de 1920 a 1975 fue de una constante evolución
con nuevos estilos que quedaban fuera de moda dentro de cinco a diez años.
En los '80 súbitamente se consideró aceptable dar tributo al pasado y acudir
a épocas anteriores al bop para inspirarse. Aunque el Dixieland se ha
mantenido bastante activo, casi de manera clandestina, por décadas (tuvo un
auge de popularidad durante los '50), pocos de la tendencia principal del
jazz moderno reconocieron su existencia o importancia antes de los '80.
Wynton Marsalis, quien simbolizó la década, comenzó como trompetista
inspirado en gran parte por la manera de tocar del Miles Davis de los '60.
Eventualmente encontró su propio sonido al retroceder en el tiempo
explorando la música de los maestros del pre-bop, y el resultado fue que,
aunque tocaba nueva música moderna, Marsalis logró adaptar e interpretar de
una manera original las ideas proporcionadas por el pasado distante. Muchos
de los jóvenes intérpretes que han seguido a Marsalis ignoran a la fusión y
a las más importantes innovaciones del avant garde, usando sólo el hard bop
como la base de su música. Es un acontecimiento realmente curioso que
existan tantos músicos jóvenes que tocan con un estilo que tuvo su auge
antes de que ellos nacieran, pero a mediados de los '90 muchos de estos
Young Lions finalmente comienzan a establecer sus propias voces y construyen
en base a las innovaciones de antaño.
Casi todos los estilos del jazz siguen activos en los '90, incluyendo el
Dixieland, jazz clásico, pequeños grupos de swing, bop, hard bop, post-bop,
avant garde y varias formas de fusión. El jazz ha pasado a ser una música
realmente internacional, aunque su evolución se ha hecho más lenta durante
los últimos 20 años. Hoy no es evidente la dirección en que irá el jazz en
el futuro. Algunos cínicos piensan que la música ha llegado al final de su
desarrollo, pero se puede apostar que mientras existan grabaciones, junto
con la necesidad de auto expresión, el jazz sobrevivirá.
Roberto Barahona
Fundador de www.purojazz.com.
Se dedica a la difusión del jazz a producir jams, programar jazz en la radio
y a tocar la batería.
más notas del autor en
www.purojazz.com |